Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Термины актёрского мастерства и режиссуры

РефератПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Один из наиболее важных моментов в постановке спектакля — определение его мизансцен — одного из важнейших средств художественной выразительности и образного выявления внутреннего содержания пьесы, которое представляет собой существенный компонент режиссёрского замысла спектакля. Мизансцена зависит от жанра, действия и задач, поставленных перед актерами. Это пластический рисунок тела или группы… Читать ещё >

Термины актёрского мастерства и режиссуры (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Термины актёрского мастерства и режиссуры

Театр — искусство, которое находится в постоянном взаимодействии. Взаимодействии с другими видами искусства, взаимодействии со зрителем. Внутри же театра актеры взаимодействуют с режиссером и между собой. Театр — это постоянное взаимодействие, общение, удивительная связь, своеобразный разговор, точнее живой художественный диалог. В самом деле, разве звучащее со сцены слово драматурга, наполненное актером жизнью, не воспринимается как живое? Отсюда следует и специфическая особенность театра — его синтетическая природа. Театр — искусство синтетическое. В числе всех искусств, существует такое, которое принадлежит исключительно театру. Только актерское искусство театрально по своей природе. В театре и драматург, и режиссер, и декоратор, и музыкант говорят со зрителем через актера или в связи с актером. Нельзя воспринимать театр без актера, также, как и актера без театра — это неразрывно существующие понятия. Актер отражает специфику театра, наглядно демонстрируя ее. Актер сообщает театральное бытие всему, что находится на сцене. Актер — главный двигатель взаимодействия в театре.

На этом взаимодействия в театре не заканчиваются. Рассмотрим, к примеру, основу театра, его ведущий компонент — драматургию. Драматургия воздействует на театр, театр воздействует на драматургию. Таким образом, снова образуется взаимодействие, в котором ведущая роль все же принадлежит драматургии. Однако нельзя ставить театр в служебное положение. Театр нисколько не меньше драматурга отвечает за правдивость, точность, и глубину отражения жизни в спектакле и за его идейную направленность. Подлинное искусство — это то восприятие жизни, которое создается театром самостоятельно, а не только через драматурга. Необходимо, чтобы образы пьесы и ее идея жили в сознании актеров, насыщенные богатством их собственных жизненных наблюдений, подкрепленные множеством впечатлений извлеченных из самой действительности. На этой основе, можно сделать вывод, что актерское ремесло, не иначе, как самостоятельное искусство.

Наряду с ним существует еще одно, также неотъемлемое от понятия театра — искусство режиссуры заключающееся в творческой организации всех элементов спектакля с целью создания единого, гармонически целостного художественного произведение. С ростом идейно-эстетических требований к спектаклю расширяется и углубляется само понятие режиссерского искусства и роль его в сложном комплексе различных компонентов театра. К. С. Станиславский о спектакле писал так: «Это большая, сплоченная и хорошо вооруженная армия воздействует одновременно общим дружным натиском на целую толпу зрителей театра, заставляя биться сразу, в унисон тысячи человеческих сердец». Кто же должен обучить, сплотить и вооружить эту армию? Разумеется, режиссер! Он призван объединить усилия всех, направляя их к общей цели — к сверхзадаче спектакля.

Сверхзадача — это идейная направленность или основная, главная, всеобъемлющая цель, притягивающая к себе все без исключения задачи, вызывающая творческое стремление двигателей психической жизни и элементов самочувствия артиста, то, ради чего создатель хочет внедрить свою идею в сознание людей, то, к чему режиссер стремится в конце концов, то, ради чего режиссер ставит спектакль.

Спектакль, в свою очередь, есть живое самостоятельное существо. Как писал Михаил Чехов: «Как человек имеет дух, душу и тело, так имеет их и живой, действенный спектакль». Спектакль является основной формой существования театра. Спектакль — создается не одним художником, как в большинстве других искусств, а многими участниками творческого процесса. Немаловажную роль играет декорация спектакля — его художественное оформление, декорация является одним из средств театральной выразительности, она призвана выполнять вспомогательную, но от этого не последнюю роль, для выполнения своей театральной функции, для она должна отразиться в актерской игре, в поведении действующих лиц, так и с другим средством театральной выразительности — музыкой. Любой звук, прозвучавший по воле режиссера или музыканта, но никак не воспринятый актером и не отразившийся в его сценическом поведении, должен умолкнуть. Все, что создается в театре в расчете на то, чтобы выявить полноту своей жизни через актера, театрально.

Средства театральной выразительности — явление вспомогательное и не способное существовать без актера. В каких декорациях, при каком освещении, в каких костюмах — данные вопросы не решаются до того, как не найден ответ на коренной вопрос — как играть спектакль? Тем не менее коллектив в целом, а не отдельный человек — автор законченного произведения театрального искусства — спектакля. Станиславский соглашался, что «пышная постановка, богатая мизанцена, живопись, танцы, народные сцены радуют глаз и ухо», больше того, он признавал, что «они волнуют и душу» .

Один из наиболее важных моментов в постановке спектакля — определение его мизансцен — одного из важнейших средств художественной выразительности и образного выявления внутреннего содержания пьесы, которое представляет собой существенный компонент режиссёрского замысла спектакля. Мизансцена зависит от жанра, действия и задач, поставленных перед актерами. Это пластический рисунок тела или группы актеров, по отношению друг к другу и к зрителю, иными слова, мизансцена — пластический язык режиссерского искусства. Хорошая образная мизансцена никогда не возникает сама по себе и не может быть самоцелью для режиссера, она всегда является средством комплексного решения целого ряда творческих задач. Мизансцена — это самое материальное средство творчества режиссера. Мизансценаесли она точна, то уже есть образ. Хорошо выстроенная мизансцена может сгладить недостатки мастерства актера и выразить его лучше, чем он делал это до рождения этой мизансцены. Выстраивая представление необходимо помнить о том, что любая смена мизансцены означает поворот мысли. Частые переходы и перемещения исполнителя дробят мысль, стирая линию сквозного действия.

Для самого артиста — сквозное действие — является прямым продолжением линии стремления двигателей психической жизни, берущих своё начало от ума, воли и чувства, творящего артиста, не будь сквозного действия, все куски и задачи пьесы, все качественные, образные мизансцены прозябли бы порознь друг от друга, без всякой надежды ожить. В результате сквозного действия, также утверждается сверхзадача, о значимости которой мы говорили выше. Сквозное действие — это путь, по которому режиссер и актер идут к своей цели в спектакле, роли. Стремление к сверхзадаче должно быть сплошным, непрерывным, проходящим через всю пьесу. Все характеры, мизансцены должны лежать на линии сквозного действия. Сквозное действие — стремление. Выполнение его — действие. Сквозное действие роли — то главное действие, для осуществления которого актер выполняет все остальные действия. В целом, действие — это волевой акт человеческого поведения, направленный к определенной цели.

Действие, а театре — главный возбудитель сценических переживаний актера. Таким образом, сценическое действие — основной материал театрального искусства. Осуществляемые актером действия служат ему материалом для создания образа, из этого следует, что театр — это такое искусство, в котором человеческая жизнь отражается в наглядном, живом, конкретном человеческом действии. Сценическое действие — какое оно? Живое, наглядное, извлеченное актером из самого себя т. е произведенное им самим, при этом таким образом, что в этом осуществлении принимает участие весь его организм как единое психофизическое целое. На сцене нужно действовать — внутренне и внешне. Действие — вот на чем зиждется драматическое искусство, искусство актера. В сценическом действии заключена специфика театра, т.к. именно в действии объединяются в одно неразрывное целое мысль, чувство, воображение. Для того, чтобы действие являлось главным возбудителем актерских переживаний, оно должно быть верным, уместным и рожденным в контексте предлагаемых обстоятельств.

Предлагаемые обстоятельства — это фабула, эпоха, место и время действия, события, факты, обстановка, взаимоотношения, явления, а также условия жизни, наше актерское и режиссерское понимание пьесы, добавления к ней от себя мизансцены, постановка, декорации и костюмы художника, бутафория, освещение, шумы и звуки — все то, что предлагается актеру и режиссеру принять во внимание при их творчестве. Чем больше предлагаемых обстоятельств, тем ярче выражены тема, проблема, конфликт спектакля. Актеру необходимо прежде всего по-своему представить все «предлагаемые обстоятельства», взятые из самой пьесы, из режиссерской постановки, из собственных артистических мечтаний. Весь этот материал создаст общее представление о жизни изображаемого образа в окружающих его условиях. Актёр также должен очень искренне поверить в реальную возможность такой жизни в самой действительности, надо привыкнуть к ней настолько, чтобы сродниться с этой чужой жизнью, сделать ее своей. Выделяют обстоятельства малого, среднего и большого круга. Обстоятельства малого круга касаются ситуации, происходящей с персонажем в текущий момент. Обстоятельства среднего круга касаются его общей жизненной ситуации. Обстоятельства большого круга касаются общей ситуации окружения персонажа. Добросовестное погружение в предлагаемые обстоятельства, рождает у актера правильное физическое самочувствие.

Физическое самочувствие — верное творческое самочувствие актёра, трудно представить себе человека в жизни вне какого-либо самочувствия — и в узком, бытовом плане, и в плане общего самоощущения. Поэтому Вл. И. Немирович-Данченко считал основным в процессе нахождения образа наживание актёром психофизического самочувствия, условно называемого физическим самочувствием. Такое физическое состояние артист должен научиться вызывать в себе на сцене, приводя в порядок пуская и разминая в действие все составные части своего телесного аппарата воплощения. Физическое самочувствие — непосредственная реакция психофизического аппарата в ответ на погружение в предлагаемые обстоятельства. Одинаково определенные действия разными людьми могут выполняться по-разному в различных предлагаемых обстоятельствах, а ими и питаются и физическое самочувствие, и второй план роли.

Понятия физическое самочувствие и второй план находятся в неразрывной связи. Второй план — это тот психофизический груз, с которым актер живет в роли, подспудный ход жизни, непрерывный (что очень важно) ход мысли и чувства образа. Это результат деятельности актера, который сказывается, как бы «выплёскивается» при исполнении роли, в отдельных местах явно, в других — более скрыто, но в идеальном случае он есть у актёра всегда. Физическое самочувствие — нечто более осязаемое, конкретно выраженное в поведении артиста в роли. Его можно искать на репетиции, добиваться, даже тренировать, чтобы воспитать в себе для данной роли, сцены, научиться непосредственно ощущать его, а не изображать ощущения. Условно можно сказать, что физическое самочувствие является конкретным выражением второго плана. Главное, определяющее в понятиях физическое самочувствие и второй план — не их различия, а общность, их связь. Прежде всего это родство заключается в том, что источником, питающим процесс их наживания актёром, являются предлагаемые обстоятельства роли.

Физическое самочувствие рождает у актера желание действовать, придаёт исполнению жизненность, достоверность, помогает найти верный ритм роли, верный внутренний темпоритм что также не мало важно, как и темпоритм сцены, спектакля. Темп — в театральном понимании, степень быстроты исполнения, скорость (или медленность) с которой протекает какое-либо действие. Темп укорачивает или удлиняет действие, ускоряет или замедляет речь. Во время работы над ролью, актеру важно почувствовать внутренний темпоритм — один из важных элементов процесса создания физического самочувствия о котором мы говорили выше. Действия протекают во времени, но не само действие, а именно темпоритм может производить прямое и непосредственное воздействие. К. С. Станиславский объединил термины темп и ритм, воедино, поэтому мы употребляем его, как один термин темпоритм. Темпоритм спектакля, по К. С. Станиславскому — синтез темпа и ритма спектакля, нарастание или спад, ускорение или замедление, плавное течение или бурное развитие сценического действия. Правильно найденный и почувствованный темпоритм спектакля, сцены может интуитивно, прямо, непосредственно подсказывать не только соответствующее чувствование и возбуждать переживания, но и помогать созданию образов.

Погружение в предлагаемые обстоятельства, ощущение физического самочувствия и темпоритма существования, несомненно, очень важные факторы в работе актёра, но они не единственные. Актеру необходимо обладать очень многими специальными, артистическими, творческими способностями, свойствами, дарованиями. Например, сценическим вниманием. Проблема сценического внимания на первый взгляд кажется очень простой. Определенно точно ясно, что актеру необходимо в совершенстве владеть своим вниманием. Психологи определяют внимание как произвольную или непроизвольную направленность и сосредоточенность психической деятельности. Применительно к сцене можно говорить только о произвольной направленности и сосредоточенности по волевой команде, которую даёт себе актёр. Внимание актёра на сцене носит творческий характер, ибо он выбирает объект внимания в соответствии со своей целью или задачей, своими предлагаемыми обстоятельствами.

Таким образом, Сценическое внимание — это основа внутренней техники актера, это первое и главенствующее условие правильного внутреннего сценического самочувствия, это самый важный элемент творческого состояния актера. Следует различать внимание внешнее и внутреннее. Внешнее внимание — такое внимание, которое связано с объектами находящимися вне самого актера.

Объектами внутреннего внимания являются те ощущения, которые порождаются раздражителями, находящимися внутри организма (голод, жажда и т. п.), а также мысли и чувства человека, образы. Объектом сценического внимания также может быть партнер, как присутствующий, так и отсутствующий на сцене, процессы, с ним происходящие, неодушевленные предметы, имеющие значение для персонажа, нечто происходящее за пределами сцены. Секрет сценического внимания заключается не в его объектах, а в самом артисте: он делает для себя интересными объекты, которые ничего интересного не представляют. Вот почему артист обязан поставить перед собой требование: научиться увлекать своё внимание.

В самом тесном взаимодействии со сценическим вниманием находится второе необходимое условие правильного физического самочувствия актера — сценическая свобода. Она имеет две стороны — физическую и психическую. Физическая или мускульная свобода актера, как и всякого живого существа, зависит от правильного распределения мускульной энергии. Мускульная свобода — это такое состояние организма, при котором на каждое движение и на каждое положение тела в пространстве затрачивается столько мускульной энергии, сколько это движение или положение тела требуют. Мускульная свобода рождает пластическую выразительность актёра.

Всякое целесообразное движение, если оно подчинено внутреннему закону пластики, красиво, потому что свободно. «Природа не знает непластичности» — указывал Е. Б. Вахтангов. В искусстве зрелищ пластика является первоосновой действия и его выразительности, о громадном значении которых мы говорили уже не раз. Стоит отметить, что внешняя (физическая) свобода — результат свободы внутренней. Пластической выразительности возможно достичь исключительно через, внутреннюю, психическую свободу. Внутренняя свобода — это уверенность, это отсутствие колебаний, полная убежденность в необходимости поступить так, а не иначе. Знание своего дела — порождает уверенность, уверенность порождает внутреннюю свободу, а внутренняя свобода, в свою очередь, находит своё выражением в физическом поведение человека, в пластике его тела, создавая тем самым его пластическую выразительность.

Таким образом, построить схему своих физических действий, оправданную предлагаемыми обстоятельствами, обрести внешнюю и внутреннюю свободу, правильно организовать своё сценическое внимание — имеет огромное значение для работы актера над ролью, но это не всё.

Актер должен правильно относится к тому или иному объекту. Ведь на сцене почти не бывает людей, предметов, фактов, событий к которым актёр имел бы право относится так, как эти люди, факты и события сами по себе требуют. Почти всякий объект, с которые актёру приходится иметь дело — он должен превращать во что-то другое и в соответствии с этим изменять к нему своё отношение. Одно из важнейших качеств для артиста заключается в умении устанавливать и менять в соответствии с заданием свои сценические отношения. Сценическое отношение — путь к образу. Отношение— основа действия. Поэтому возвращайся к разговору о работе над ролью, следует сказать: работать над ролью — это значит искать отношения. Если актер сделал отношения образа своими отношениями, можно утверждать, что он овладел внутренней стороной роли. Сценические отношения для ясности, следует разделить на следующие две группы :

  • • Отношения, сложившиеся в процессе жизни героя до начала пьесы
  • • Отношения, возникающие в процессе сценической жизни героя, иначе говоря оценка фактов.

Оценка фактов — психологическое состояние актера в период переживания и действия партнера, вслед за которым должна возникнуть реакция, соответствующая этому действию. Это реакция (видеть и слышать) на психологическое состояние партнера, новые предлагаемые обстоятельства, события и факты. Как правило, оценка возникает в период паузы действий одного из актеров. Пауза является показателем не только оценки происходящего, но и мастерства актера. Отсюда требование к артисту: уметь правдиво и органично оценивать возникающие на сцене факты.

Актер должен уметь принять неожиданность, т. е заранее известное воспринять как неожиданное — в этом главная трудность актёрского искусства., но именно в этом прежде всего и проявляется талант артиста. Оценка фактов — это непосредственно живая, настоящая. подлинная реакция на событие — психологическое происшествие, которое в корне меняет у всех действующих лиц отношение к происходящему, порождает новое соотношение сил. Событие — это система взаимоотношений персонажей в определенный отрезок времени. Событие определяет движение и развитие конфликта спектакля и его разрешения.

Правильная оценка фактов способствует нахождению актером правильного способа существования. Способ существования — средство, при помощи которого актёр выносит на сцену все размышления персонажа, его страсти и эмоции, его цели и желания. Актер оправдывает своё существование на сцене только тогда, когда он действует, писал великий трагик Художественного театра Л. М. Леонидов. Ведь само слово «актер» происходит от английского «act», что значит действовать. Но смысл существования актера-персонажа на сцене не в самом действии, а в побудительных мотивах его, рожденных предлагаемыми обстоятельствами, целью, страстями и эмоциями, также рождёнными предлагаемыми обстоятельствами пьесы и роли. Способ существования актера определяется пьесой, драматургом и зрителем.

Для обретения актером способа существования, ему также необходимо приспособиться к партнерам. Приспособление в работе актера — это способ осуществления действия, психологический ход, применяемый друг к другу в процессе воздействия одного человека на другого, однако в театральной практике часто под приспособлением понимают и называют так различные механические действия, например, какие-то механические движения. Тем не менее приспособление зачастую направлено на партнёра. Чем богаче набор приспособлений, как ещё говорят, ходов к партнеру, тем ярче исполнение, тем больше оно будет захватывать зрителя. Получается, что приспособление — это как внутренние, так и внешние приёмы, способы актерской игры. Внутренние и внешние ухищрения в достижении цели, психологические ходы, актерская изобретальность.

Всё вышесказанное относится к работе актера над ролью и поэтому стоит упоминать, что в этой самое работе рождается и ряд препятствий, мешающих деятельности творческого таланта, увлечению и стремлению творческой воли и правильной, добросовестной работе над ролью. Существует ряд внутренних актерских препятствий, мешающих творческому состоянию актеров. Препятствия бывают следующие :

  • • Отсутствие внимания к партнеру и к окружающей актера сценической среде.
  • • Мускульное напряжение.
  • • Отсутствие необходимых сценических оправданий.
  • • Стремление актера сыграть чувство.

Все эти препятствия мешают актёру, погрузиться в роль, а роль — это основная форма актерского творчества, художественный, литературный образ, созданный драматургом в пьесе, сценарии и воплощаемый в сценической игре актером. К. С. Станиславский считал, что девяносто процентов общего количества времени и труда актера в создании сценического образа должно расходоваться на домашнюю работу над ролью.

В эту домашнюю работу входит, например, вскрытие глубинного смысла, подтекста. Что значит вскрыть подтекст? Это значит определить, понять, почувствовать всё, что скрывается в самой глубине слов, за словами, между словами. Подтекст — элемент словесного действия. Актер, прежде всего, должен действовать словом. На сцене важно только действенное слово. Понятие подтекста зависит от физического состояния данного человека в данную минуту и от его отношения к партнеру. От всей совокупности предлагаемых обстоятельств в которых произносится текст. Подтекст охватывает не только смысловое звучание фразы, но и ее эмоциональную насыщенность. Подтекст — чувство мысли.

Также существенным разделом домашней работы актера над ролью является разработка элементов внешней характерности. Внешняя характерность объясняет, иллюстрирует и, таким образом, проводит в зрительный зал невидимый, внутренний рисунок роли. Многие черты внешней характерности не требуют специальной работы, они проявляются по мере того, как актер вживается во внутреннюю сущность роли, в отношения и действия героя. Актер сам не заметит, как начнет иначе внешне выглядеть, например, ходить, садиться, говорить, закуривать. Внешняя характерность рождается в отражении внутренней сущности образа. Тем не менее, есть черты, которые не зависят от внутренней жизни человека, и даже сами способны накладывать отпечаток на внутреннюю жизнь. К числу таких элементов принадлежат, например, анатомические и физиологические особенности данного лица: худой, сильный, слепой, хромой и т. д. «Характерность при перевоплощении — великая вещь, — писал К. С. Станиславский, всякая роль, — писал он, не заключающая в себе характерности, — это плохая роль» .

Характерность иными словами это индивидуальные черты персонажа. Характерность — та же маска, самого актера-человека. В таком замаскированном виде он может обнажать себя до самых интимных и пикантных душевных подробностей, перевоплощаться, или иная говоря создавать сценический характер. Сценический характер — сценический тип (образ, индивидуальность), который создаёт актёр, играя в спектакле. В нём, все элементы внутренней и внешней характеристики подчинены художественному замыслу, выступают в строгом единстве. Внешнее должно не только выражать внутренний образ, внутреннее движение, но и быть его опорой. Точное выражение внутренней жизни героя, его характера — главная задача всей работы внешнего воплощения, поиска выразительных средств. Таким образом, внешняя характерность — одно из необходимых средств связи артиста в своей профессиональной деятельности с жизнью. В этом тоже её огромная роль. Особенно важным представляется умение отбирать наиболее точное, ёмкое и выразительное решение внешнего проявления внутреннего рисунка роли.

Таким образом проработанная роль будет иметь перспективу. Перспектива роли, идет параллельно с перспективой артиста и его жизни на сцене, его психотехники во время творчества. Перспектива роли — расчетливое гармоническое соотношение и распределение частей при охвате всего целого пьесы и роли. От первого появления на сцене до финальной сцены, от завязки до развязки. Движение роли по событиям пьесы, не зная, что с ним случится в дальнейшем. Действуя на сцене, актер живет мгновениями, составляющими нить роли, ее кривую, перспективу роли, характер ее, чувства и мысли. Все это подчиненно найденному сквозному действию пьесы и спектакля о которых мы говорили выше.

Будущее роли — ее сверхзадача. Перспектива самого артиста — человека, исполнителя роли, нужна нам для того, чтоб в каждый данный момент пребывания на сцене думать о будущем, чтоб соразмерять свои творческие, внутренние силы и внешние выразительные возможности, чтоб правильно распределять их и разумно пользоваться накопленным для роли материалом, чтобв правильно найти зерно роли. А точно найденное и взращенное воображением актера «зерно» роли рождает целостность и убедительность создаваемого характера. При обретении зерна внутренняя жизнь роли, ее мысли, цели, желания, как правило, органично сочетаются с внешней характерностью, образ оживает, обретая жизненно-достоверные черты и особенности: свой взгляд, ритм, манеры и т. д., т. е. художественную целостность. Зерно роли — это ключевой элемент в понимании сценического образа.

На сложнейшем пути к образу огромную роль играет эмоциональная память собственного прошлого актёра, это важное требование, определяющее профессиональную пригодность артиста. Эмоциональная память — способность к запоминанию, сохранению и воспроизведению эмоционально окрашенных явлений. Память на чувства. Чем обширнее эмоциональная память, тем больше в ней материала для внутреннего творчества, тем богаче и полнее творчество актёра. Пережитые чувствования и эмоциональные впечатления становятся возбудителями новых процессов, возбуждают воображение, которое досоздаёт забытые подробности. Эмоциональная память, чтобы повести исполнителя по пути перевоплощения, способна всколыхнуть чувства актёра, привести в движение цепь ассоциаций, фантазию.

Поэтому стоит отметить, что для успешной работы над ролью необходима активная деятельность фантазии. Для актера, который добросовестно поработал над ролью, ничего не страшно на сцене. Никакие случайности и неожиданности его не смутят, он с честью выйдет из любого положения, ничто не нарушит процесса его жизни в качестве образа и не поставит в тупик, даже наоборот мобилизует все его творческие силы. Таким образом, для того, чтобы обрести абсолютную убежденность в правильности всех своих сценических поступков и играть с той уверенностью и с тем творческим спокойствием, которые так характерны для большинства мастеров, артист должен приобрести привычку добросовестно, тщательно и подробно оправдывать все, что касается его жизни на сцене в качестве образа, для успешной работы актера над ролью, необходима работа фантазии, без специфического актерского воображения, мастеру никак не обойтись. Что же такое актерское воображение?

Для актера фантазировать — значит внутренне проигрывать. Фантазируя, актер видит вне себя только то, что в данных обстоятельствах (создаваемых его воображением) должен видеть и его герой. Для того, чтобы слиться со своим образом на сцене, актер должен предварительно много раз слиться с ним в своем воображении. Теперь мы понимаем, как важно актеру обладать сильным и ярким воображением: оно необходимо ему в каждый момент его художественной работы и жизни на сцене, как при изучении и работе над ролью, которую мы так долгу разбирали, так и при ее воспроизведении на сцене. Воображение (фантазия) — творческий метод воспроизводства в образы событий и фактов, имевших место в действительности, посредством комбинирования в новом порядке пережитого в разное время, группирования их в новое целое. Один из основных элементов актерского мастерства. Ни один этюд, ни один шаг на сцене, не должен производиться механически, без внутреннего обоснования, то есть без участия работы воображения.

Станиславский требовал создавать к каждой роли непрерывную киноленту внутренних видений, иллюстрирующих подтекст роли о важности которого мы упоминали раннее. Это важнейший творческий прием, точно соответствующий данным современной психофизиологии о механизме творческого процесса. Станиславский говорил? «Слушать на нашем языке означает видеть то, о чем говорят, а говорить значит рисовать зрительные образы.» Слово для артиста не просто звук, а возбудитель образов. Главная задача актера состоит по сути в том, чтобы во время пребывания на сцене постоянно рисовать в своем воображении видения, сходные с видениями нашего героя, т. е. создавать киноленту видений. Эти внутренние видения помогают удерживать и фиксировать артиста на внутренней жизни роли.

Таким образом, мы понимаем, что нужно, чтобы актер самостоятельно, правильно поработал над ролью, но в большинстве случаев, актер на сцене не один, его работа над сценическим образом, будь то домашняя или репетиционная, не будет считаться полноценной, пока он не вступит во взаимодействие с другими действующими лицами спектакля, поэтому можно сделать вывод о важности умения актёра общаться. Выполняя цепь сценических задач и осуществляя таким образом воздействие на партнера, актер неизбежно и сам подвергается воздействию с его стороны. В результате возникает взаимодействие, общение. Актеру необходимо уметь не только самому действовать, но и воспринимать действия другого, ставить себя в зависимость от партнера, буть чутким, податливым и отзывчивым по отношению ко всему, что исходит от партнера, подставлять себя под его воздействие. Процесс общения также связан со способностью актера к подлинному вниманию на сцене. Мало смотреть на партнера — нужно его видеть, мало слушать партнера — надо его слышать. Мало видеть и слышать — надо понимать, но и это еще не всё, одного понимания тоже мало, партнера надо чувствовать.

Таким образом, общение для актера совершенно не простая вещь, ведь общаться с партнером — значит чувствовать его. Важно то, что происходит между актёрами — это самое ценное в их игре и самое интересное для зрителей. Общение проявляется во взаимозависимости приспособлений. Любая смена интонации и даже мимики одного актера влечет за собой изменение в лице другого. Подлинной ценностью — непосредственностью, яркостью, своеобразием, неожиданностью и обаянием — обладает только такая сценическая краска (интонация, движение, жест, мимика), которая найдена в процессе живого общения с партнером.

Многое посвящено разговору о работе над ролью, режиссуре, актёрах их задачах и целей, но не стоит забывать, что все они трудятся на благо будущего спектакля. Режиссеру необходимо выбрать русло в котором он и весь творческий коллектив будут трудиться, организуя идейно-художественное единство спектакля. Этим руслом для него будет являться жанр спектакля. Немаловажен тот факт, что именно жанр пьесы должен найти свое отражение в жанре спектакля и, прежде всего, в манере актерской игры, жанр пьесы или спектакля коренится не только в сюжете и предлагаемых обстоятельствах, но главным образом в оценке этих обстоятельств автором и театром, в их отношении к тем явлениям жизни, которые отразились в данной пьесе или в данном спектакле. Получается, что жанр — совокупность таких особенностей произведения, которые определяются эмоциональным отношением художника к объекту изображения. Способ отражения, угол зрения автора и коллектива на действительность, преломленный в художественном образе. Род произведения, отличающийся особыми, только ему свойственными сюжетными, стилистическими признаками. ­­Для каждого жанра необходима особая, специальная настроенность физического и духовного аппарата актера, что впоследствии рождает благоприятную, правильную атмосферу спектакля.

Попов в книге «Художественная целостность спектакля» писал: «.атмосфера — это воздух времени и места, в котором живут люди, окруженные целым миром звуков и всевозможных вещей». Атмосфера — явление глубоко человеческое. Понятие атмосферы сложно и многослойно, но в нем можно выделить несколько важных аспектов: пространственный, временной и психологический. Главным носителем атмосферы, конечно, является актер. Поскольку сценическая атмосфера неразрывно связана с событиями спектакля, с его конфликтами, именно актер создает и поддерживает атмосферу этих событий и конфликтов через отношение к ним, физическое самочувствие, ритм, взаимоотношения с окружающим бытом и т. д. Очень важный момент, что атмосферу нельзя создать без наличия ансамбля. Атмосфера — явление коллективное, результат упорного труда каждого участника творческого процесса, без исключения, даже такие элементы, как музыка, шумы, освещение, бытовые детали, непосредственные участники создания атмосферы.

В завершении хотелось бы поговорить еще об одном, наиважнейшем моменте организации творческого процесса, о соблюдении этики и дисциплины. К. С Станиславский писал: «артистическая этика — это узкопрофессиональная этика сценических деятелей.» Спектакль создают драматург, режиссёр, артисты, художники, музыканты, гримеры, костюмеры и люди многих других профессий. Этика нужна, чтобы урегулировать работу многих самостоятельных творцов в процессе подготовки и выпуска спектакля, именно поэтому Станиславский, считает театральную этику фундаментом и основой всего процесса построения театра.

Каждый участник данного процесса должен осознавать свою ответственность за конечный результат, действовать организованно, четко и сплоченно. Для этого необходимы нравственные правила, создающие уважение к чужому творчеству и атмосферу общей работы. Требования, которые этика театра предъявляет к сценическим деятелям, частью — чисто художественного характера, частью — профессионального или ремесленного. Говоря об артистической этике, особо надо отметить необходимость определенных отношений между актёром и режиссёром. Как необходимо строгое подчинение администрации по всем вопросам театрального производства, также необходимо сознательное, для своего же успеха, подчинение воле режиссёра и других художественных руководителей спектакля.

Понятие дисциплины практически тождественно понятию этики, дисциплина — обязательное для всех членов творческого коллектива подчинение твердо установленному порядку. Выдержанность, привычка к строгому порядку. Она необходима при всяком коллективном творчестве. Важно, чтобы это не давило на артиста, а только помогало ему. Ведь в театре фабрикуется не только внешняя постановка — там создаются роли, живые люди, их души и жизни человеческого духа. Это куда важнее и труднее, чем создание внешнего строя спектакля и жизни за кулиами. Внутренняя работа требует еще большей внутренней дисциплины и этики. Первое условие для создания внутренней дисциплины является девиз: «Люби искусство в себе, а не себя в искусстве» .

Закончить мне бы хотелось словами К. С. Станиславского: «Величайшая мудрость — сознать своё неведение. Вот почему я посвятил свой труд и работу почти исключительно изучено творческой природы не для того, чтобы творить за нее, а для того только, чтоб найти к ней косвенные окольные пути. Но если б я не признал своего бессилия и недостижимости величия актерской природы, я бы блуждал, как слепец по тупикам, принимая их за необъятные, открывающиеся мне горизонты» .

В процессе творчества, в течение первого курса, мной был создан массовый зачин в основу которого легла пословица «аппетит приходит во время еды» .

Я, как режиссер, определила для себя, что смысл данной пословицы будет раскрыт мной не буквально, а отражая его глубинный, образный смысл, заключающийся в том, что, любое дело способно увлечь, и сам процесс чего-либо, рождает интерес к дальнейшему процессу. Для того, чтобы моя работа обрела большую художественную образность, идейную и смысловую нагрузку, мной была поставлена сверхзадача — наглядно продемонстрировать зрителю человеческий порок — незнание меры, желание получить всё и сразу, потеря контроля над собой. Для выполнения сверхзадачи я определила темой зачина — азарт т. к на мой взгляд именно во время, такого ощущения, как азарт у человека пропадает чувство меры, это всепоглощающее чувство, которое ведет за собой потерю всякого контроля над собой во время того, как сознание затуманено желанием выигрыша.

Определив тему зачина я смогла сформулировать предлагаемые обстоятельства, для того, чтобы наиболее ярко выразить тему и проблему. Местом действия мной было выбрано казино, в самый разгар пляжного отдыха, герои — люди, жаждущие отдохнуть, развеяться, очутиться в атмосфере праздника — четверо беззаботных молодых людей, один из них — главный герой, в качестве средства выразительности, образ главного героя имел контраст с остальными персонажами, для того, чтобы выделить его из общей массы действующих лиц. Каждая ночь в казино — праздник.

Вокруг главных действующих лиц — работники заведения, со своей линией взаимоотношений, что укрепляет идейность данной работы, дорогие крепкие напитки, красивые девушки-танцовщицы. Нужная атмосфера также создается с помощью средств театральной выразительности: энергичная, захватывающая музыка, мерцающий разноцветными огнями свет, достаточно быстрый темпоритм зачина (замедляющийся к концу, для создания напряжения) — всё это выступает в качестве ансамбля, без которого, как известно невозможно создание правильной сценической атмосферы.

Стоит сказать о роли, мизансцен в данном зачине, они выстроены в тесной связи с идеей, замыслом и действием зачина. Первая мизансцена — пустая сцена, казино, которое еще не распахнуло свои двери для новых посетителей. Далее появляется лишь один метафоричный персонаж — воплощение азарта. Сцена пуста для того, чтобы сконцентрировать внимание зрителя на данном персонаже и моменте зачина, т. к это имеет ключевой смысл. Площадка заполняется по мере открытия заведения в котором происходит последующее действие, она заполняется (т.е развивается) постепенно, также, как и развивается азарт в главном герое. Мизансцена наполняется, как наполняется душа героя жаждой выигрыша, чем больше азарта, тем больше людей вокруг главного героя. К завершению этой мизансцены, еще не явно, но уже присутствует зарождение личной, психологической трагедии на фоне всеобщего веселья.

Затем следует третья мизансцена, резко отличающаяся от предыдущих, на сцене снова только образ являющийся в первой мизансцене и главный герой. Такая мизансцена выбрана мной для того, чтобы указать на глубину ухода в себя человека в момент, когда перестаёт ощущаться мера и остается лишь желание и жажда выигрыша, главный герой остается наедине с пороком зародившимся в его душе, наедине с азартом, и всё вокруг перестает для него существовать.

Третья мизансцена являлась на мой взгляд наиболее сложной в плане актерской работы главного героя, важно было найти верное физическое самочувствие, чтобы оно стало отражением второго плана роли, приводя в порядок и пуская в действие все части телесного аппарата воплощения актера.

Для меня, как для режиссера было необходимо, чтобы актер совершал на сцене верное сценическое действие, т. к действие — основной материал театрального искусства. Непосредственно правильно найденное в ходе работы сценическое действие главного персонажа, помогло создать характер данного героя. Внешняя характерность родилась во время внутреннего ощущения актером роли.

Некоторые моменты зачина были решены пластически, во — первых для создания образности, во-вторых потому, что создавая логическую и последовательную внешнюю линию физических действий и пластики, внутри актеров рождается другая — линия логики и последовательности чувствований.

В ходе зачина, девяносто процентов времени актеров было отдано, физическому и эмоциональному действию, но я, как режиссер, посчитала необходимым использовать и словесное действие. Ёмкое, но глубокое. В конце третьей мизансцены, когда главный герой совершает последнюю, решающую ставку, когда перед ним «всё или ничего», когда эмоциональный накал персонажа достигает пика, он совершает словесное действие. Главный герой в исступлении кричит: «На зеро. Всё на зеро». Во фразе заключен подтекст следующего характера — главный герой данной фразой говорит о том, что он эмоционально опустошен. Он ставит на зеро — «всё», но под этим «всем», стоит понимать не материальное, а его духовное, внутреннее. Подтекст охватывает не только смысловое звучание фразы, но и ее эмоциональную насыщенность.

Таким образом был построен путь к достижению сверхзадачи, все силы коллектива были направлены к одной цели, было активизировано творческое стремление, весь процесс был урегулирован, была найдена рабочая атмосфера т.к. всем коллективом соблюдалась этика и дисциплина.

актер театр мизансцена.

  • 1. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера [Текст ] / Б. Е. Захава. М.: Изд-во 4-е, испр. и доп. М., Просвещение, 1978. — 334 с.
  • 2. Станиславский К. С. Работа актера над собой: Дневник ученика [Текст ] / К. С. Станиславский — СПб.: Азбука, 2015. — 736 с.
  • 3. Зверева Н. А., Ливнев Д. Г. Словарь театральных терминов (создание актерского образа). — М.: Российская академия театрального искусства — ГИТИС, 2007. — 136 с.
  • 4. Алянский Ю. Азбука театра /Алянский Ю. — М.: Современник, 1998. — 237с.
  • 5. Чехов М. Об искусстве актера /Чехов М. — М.: Искусство, 1999. — 270 с
  • 6. Шароев И. Режиссер эстрады и массовых представлений: Учеб. пособие / Шароев И.- М.: ГИТИС, 1975. — 155 с.
Показать весь текст
Заполнить форму текущей работой